DET
SPRÄNGDA RUMMET
Anteckningar
om Andrej Tarkovskijs bildspråk
I
Ingenting
är så hemskt som när det snöar in i en kyrka.
Den
som fäller dessa ord är den ännu unge ikonmålaren Andrej Rublov
sådan som han gestaltas i Andrej Tarkovskijs andra spelfilm,
”Yttersta Domen" från 1966. Tillsammans med sin sedan länge
döde läromästare Feofan Greken står han invid väggen i den
katedral som föregående dag skövlats av tatarerna; kameran
panorerar över det stora rummet vars golv är täckt av döda. En
dövstum flicka flätar en död kvinnas hår. I fonden står den väldiga,
aldrig avslutade och redan förkolnade ikonostasen: det är samma
målning som den dittills så livsbejakande Rublov tvekat att
illustrera med scener ur den domedag som sedan konkret tagit plats
i samma kyrkorum. Genom det instörtade taket driver ett stilla
snöfall. Scenen präglas av en förstelnad stillhet, ett slags söndertrasad
frid, vilken utgör ett ekorum för de motbjudande tortyrsekvenser
som föregått den. Stadens befolkning hade som en sista utväg sökt
sin tillflykt till katedralen: just här har de värsta våldsbrotten
utspelat sig. De allvarstyngda, redan
flagnande helgonbilderna blickar ned från sin vägg, berövade såväl
sin auktoritet som innebörd.
Det har i olika sammanhang talats om Tarkovskijs
"andlighet", ett vagt och till föga förpliktigande
begrepp som litet valhänt applicerats på den öppna och mångtydiga
rymden kring de symbolkomplex vi vid det här laget lärt oss känna
igen och som regissören ständigt återvände till. Den ovan
skildrade scenen är ett exempel ur en film där den öppet religiösa
rekvisitan hopats på ett vis som kan förefalla avsiktligt, i
syfte att underminera deras slentrianmässigt accepterade innebörder:
den återkomne döde, det vanhelgade kyrkorum där en brutal
"verklighet" trängt in, de maktlösa helgonen. Tagna
tillsammans ger de onekligen ett intryck av desillusionering, av våldtagen
oskuld.
Rubljov har också i en föregående sekvens dödat en
man för att skydda den dövstumma och efterblivna flickan. Oskuld
och skuld är inte längre fixerade antiteser, utan indragna i en
betydelsetransaktion och saknar nu tydliga förtecken: tatarernas
anförare skildras också som en ur religiöst hänseende
oskuldsfull person. Det verkliga ansvaret för vad som skett
tillskrivs öppet den ryske furste som anfört dem och som handlat mot sin tro
och "bättre" vetande.
Detta är förmodligen ett välgrundat sätt att tolka
sekvensen som sådan. Men det i mitt tycke mest
"andliga" inslaget i scenrummet är just vad som utpekas
som förskräckande: det infallna kyrktaket och den drivande snön.
II
I
sin essä om Tarkovskijs filmspråk skriver Carl Johan Malmberg,
apropå det mottagande som ”Stalker" fick av den svenska
filmkritiken:
”Förmodligen
har Tarkovskij lyckats med något ganska komplicerat, när det gäller
symbolerna. Det går knappast att förneka hans bilders närhet
till en mängd
traditionella västerländska kulturella och religiösa symboler
och anspelningar, och detta är givetvis Tarkovskij medveten om.
Men det är också på
den punkten som hans bildberättande blir mer än symbolik, något
av en uppgörelse med en mångtusenårig västerländsk poetik
(...) Symboliseringen ger vika för en verklighet öppen för
begrundan och inte minst för förundran, men en verklighet som
aldrig döljer en sanning bortom sig själv, något radikalt annorlunda
än det vi uppfattar med sinnena.”
Jag
menar att Malmberg är inne på något väsentligt: på vilken nivå
man måste närma sig Tarkovskijs bildspråk för att avlocka dem
det radikalt originella i deras komplexa betydelser. Malmbergs essä
utgör en lång plädering för det faktum att dessa, i likhet med
all betydande konst, existerar främst på sina egna villkor. Malmberg
konstaterar:
”Tarkovskijs
genomtänkta metod att förvirra vår rumsupplevelse och överhuvudtaget
hans behandling av det filmiska rummet är värd en utförlig utredning
för sig."
Jag
vill gärna ta med mig hans iakttagelser in i en närmare
granskning av hur vissa poetiska bilder och motivkomplex är
arrangerade hos Tarkovskij. Då med speciell hänsyn till hans
helt unika användning av rummet - eller, som vi förhoppningsvis
skall få se: av rummen.
III
I
”Ivans Barndom" (1962) finns en liten och märkvärdig scen
insprängd. Ute på den krigshärjade landsbygden mäter Ivan en
gammal man som envist bor kvar i sitt nedbrända hus, av vilket i
stort sett endast murstocken och en närmast ironiskt intakt dörröppning
finns kvar: i övrigt är allt borta. Mannen talar om sin döda
hustru, om kriget, går envist ut och in genom sin dörr. Omkring
dem finns bara den öde slätten, vinden, i fjärran kriget.
I ”Nostalghia",
tjugu år senare, återkommer ett snarlikt moment. Vid besöket hemma hos Domenico konfronteras den ryske
poeten Gortjakov med en rad märkliga arrangemang, varav det mest
slående väl är det genomskinliga plastskynke, till bristningsgränsen
fyllt av vatten, som hänger över sängen. Men mitt i rummet står
så en snickrad dörrpost utan kontakt med väggarna: under
samtalets gång öppnar Domenico dörren, går igenom den och
kommer, helt följdriktigt ut i det rum han aldrig lämnat. En
kort passage bland många andra, öppen för en mångfald av
betydelser: en ironisk kommentar till Domenicos gränsöverskridande
ambitioner, på samma sätt som plastskynket över sängen kan
vara ett förebud om den annalkande katastrof Domenico talar om såväl
som ett provisoriskt sätt att avhjälpa ett irriterande takdropp.
Men liksom vattensymboliken återkommer i film efter film utan att
fördenskull låta sig uttydas som det ena eller andra
(tidsflödet, kaos, naturlagarna etc) och i varje givet tillfälle naturligtvis föreställer vatten
- på samma sätt återkommer också denna dörr. Eller för
att uttrycka sig mer exakt: på samma vis framstår denna konflikt
mellan två rum, vars inbördes relation är problematisk, som ett
mycket starkt och bärande inslag i Tarkovskijs filmer.
Låt oss hålla Domenicos till det yttre så meningslösa
passage kvar i minnet och se litet närmare på de filmer som
ligger mellan de ovan nämnda.
IV
De
filmer som på ett uttalat sätt använder sig av en grundläggande
problematik vilken utgår från två, från varandra skilda rum
och den strängt taget omöjliga passagen mellan dessa är i mitt
tycke ”Solaris" (1972) och ”Stalker" (1979). I det
senare fallet kan iakttagelsen förefalla litet väl självklar,
med ”Stalkers" uttalade inriktning mot "rummet" i
Zonens mitt, det rum som skulle kunna ses som den samlande
symbolen för en väsentlig aspekt av Livet - begärets mål,
lyckoriket, utopin, slutpunkten på människans långa och mödosamma
väg genom historien.
Som Magnus Bergh och Birgit Munkhammar noterat lämnas
stora möjligheter öppna vad det gäller tolkningen av resenärernas
passage in i och ut ur den Zon som före "förändringen"
tycks ha haft en mycket vardaglig funktion. Detsamma gäller
"rummet" som inte skiljer sig från andra rum i samma
film: förfallet, med en oklar förhistoria och på något sätt förbrukat.
Vad vi får se av rummet är inte mycket: förrummets omgivande
stenväggar, ett kakelklätt golv under vatten, märker. Bergh
& Munkhammar iakttar följande:
”Vi
lämnar alltså resenärerna på tröskeln till rummet /.../ I en
långsam baklängespanorering lämnar kameran de tvekande männen
i ett avslutande perspektiv,
som skulle kunna ge vid handen att hela den sällsamma vandringen
skulle ha filmats inifrån rummet, såsom i en camera obscura, och
att det konstverk som nu fullbordats utgör den vision, den möjlighet
vi kan hoppas på. Det regn, som i detta ögonblick bryter fram,
mellan kameran och männen i rummets förgård, liknar det regn
som strömmar inomhus när Kris Kelvin återvänder hem i Solaris
efter en resa inte olik den i Stalker. "
Jag
anser att denna iakttagelse - och då särskilt vad det gäller
det avslutande regnet - är av stor vikt när det gäller att
urskilja de organisationsprinciper som bildspråket i dessa filmer
följer. Det regnar inne i ett rum, en lika vacker som absurd företeelse.
Kameran drar sig baklänges, allt längre in i det rum som med
undantag för ingångsportalens ljusare rektangel helt ligger i märker:
vi kan inte
se innerväggarna.
Det är tveksamt om detta innersta rum överhuvudtaget
har några väggar.
När vi återser de tre männen - efter en kort sekvens då
kameran vilat mot rummets golv, en fisk skymtat och vattenytan
krusats av vibrationer från det tåg som hörs på ljudbandet -
befinner de sig på den krog där de inledningsvis träffats och där
samma ljud från ett passerande tåg hörts. Den tidsperiod som förflutit
blir med ens osäkert belagd. Vi får inte följa dem på deras väg
ut ur Zonen - ett avbrott i filmens narrativa tråd som jag
tror knappast bör hänföras till berättarekonomiska krav.
Med ”Solaris" slutsekvens ter det sig än mer
komplicerat. Liksom i fallet med ”Stalker" sker här ett återvändande
till de miljöer där filmen tog sin början. Kris Kelvin har,
till synes, kommit tillbaka till den lilla lantliga enklav där
hans fars hus är beläget. Han vandrar upp genom den vattensjuka
trädgården, alldeles så som i inledningen. Så skiftar kameran
position, och vi befinner oss inne i huset, ser det hela ur faderns
perspektiv. Denne vandrar runt och ordnar med en trave böcker;
och återigen faller regnet inomhus, rinner över böckernas pärmar.
Därute är det uppehållsväder: inomhus råder ett
"utomhustillstånd".
Relationen mellan "ute" och "inne"
har åter problematiserats på det sätt som är typiskt för
Tarkovskij: men ut-och-in-vändandet tar som bekant inte slut på denna punkt i berättelsen. Far och son möts
på trappan i den ställning som återskapar Rembrandts ”Den förlorade
sonens återkomst". Därnäst gör kameran sin fantastiska,
stigande rörelse uppåt, och fortsätter stiga tills vi inser att
hela den scen vi nyss sett utspelas på ytan av Solaris-havet, den
levande och (förmodligen) tänkande organism som orsakat de märkliga händelserna ombord på rymdstationen.
Vad som tidigare skett, och som föranlett Kris Kelvins
besök ombord, är att de tre därstädes stationerade
forskarnas mest förträngda skuldkänslor och traumatiska
minnesbilder tagit konkret form bland dem: den -
pseudovetenskapliga - förklaringen till detta fenomen skulle vara
att detta utgör ett "svar" från havets sida efter det
att de i experimentsyfte bombarderat havet med röntgenstrålning.
I Sartorius fall rör det sig om ett par dvärgar.
För Gibarian om en flicka i tioårsåldern, försedd med
bjällror och klädd i nattlinne. Snaut hindrar hela tiden Kelvin
från att få reda på vilka materialisationer han plågas av.
Experimentalisten Sartorius protesterar med stor aggressivitet mot
Kelvins attityd att bemöta sin "besökare", den sedan länge
döda hustrun Hari, som en kännande och tänkande person.
Vad som inträffat är närmast att betrakta som en mardröm
för den som anammat en grunt förstådd variant av Machs
eller Avenarius typ av positivism: ingen vägg finns längre
mellan yttre, omgivande verkligheten och våra mest privata och hemliga föreställningar.
Sprickor har uppstått i barriären mellan "yttre" och
"inre", vilket utläst kristillståndet ombord.
Rymdstationen, ett sedan länge till hälften övergivet
experiment, har gått in i en period av svårt förfall.
Ungefär mitt i filmen kommer så en liten men dramatisk
scen, inskjuten på samma sätt som episoden med den gamle mannen
i ”Ivans Barndom": lika lätt att bortse ifrån, men ändå
ett centralt uttryck för filmernas estetiska grundspråk. Jag tänker
på det ögonblick då Kelvin, ännu ovan vid den starka
bindningen mellan "besökare" och "värd", lämnar
den sovande Hari kvar i sin kabin. Några sekunder senare är hon
på väg att följa honom; som materialisation av hans mest undanträngda
skuldmedvetande är hon till sin existens
bunden vid hans närvaro. På duken ser vi hur den tunna
men starka ståldörren bågnar under hennes tryck:
HARI: Kris, var är du?
KRIS: Kom hit.
HARI: Det är så mörkt
KRIS: Kom hit - det är inget att vara rädd
för.
Hari,
dra - dörren öppnas åt andra
hållet –
HARI: Kris, var är du?
Vad
som sker är att Hari tränger sig igenom dörren, sliter
upp dess plåt med svåra skärsår som följd. En enligt
manuskriptet nästan helt ordlös sekvens, som lätt kunnat
uppfattas som effektsökande om den inte, tagen i ett större
sammanhang, framstod som så central.
Vid filmens slut, när konflikten "lösts" och en
åtminstone enkelriktad kommunikation med det tänkande havet upprättats,
kommer så denna märkliga slutscen, som förebådar bärande
inslag i såväl ”Stalker" som ”Nostalghia". Först
omkastningen av inne/ute i mer konkret betydelse (inomhusregnet över
böckerna), därefter på ett mer omfattande plan i det att
inverteringen drabbar själva försoningsscenen
mellan far och son: sker den i den "yttre" verkligheten
(på jorden) - eller utspelas den "enbart" i Kelvins
inre; i det ”inre" som oceanen vet att omvandla till
”yttre"?
Som jag ser det är det detta envetna och tidvis plågsamma
ut-och-invrängande av olika verklighetsskikt som som är
filmernas centrala ärende: något som de åstadkommer under
utvecklande av stor (po)etisk slagkraft.
Därmed är vi också framme vid slutbilden ur ”Nostalghia".
Det Ryssland som Gortjakov längtar till - och som det är
tveksamt om han någonsin kommer att återse - symboliseras av
barndomshemmet som nu rent konkret syns i bildens bakgrund, något
som inte avspeglas i hans blick, vilken lika envist som tidigare låder
vid ett fjärran utanför åskådarens synfält. Så som i
”Solaris" vidgas sedan
perspektivet, tills vi ser att den ryska stugan ligger helt
innesluten av en romersk pelarkolonnad: vad som är "själstillstånd"
och vad som utgöres av konkret omvärld är med ens i ordets
egentliga betydelse lika problematiskt som i de tidigare filmerna.
Utan att hänge sig åt övertolkningar kan man kanske
konstatera att det i de flesta av Tarkovskijs filmer förekommer
vad man skulle kunna kalla för en "punktscen", där gränsen
mellan två "rum" överskrides genom att deras inbördes
relation (det ena inneslutet av det andra) vränges ut och in,
inverteras. I ”Spegeln" sker detta till exempel i samband
med det märkliga avsnitt där modern, böjd över ett handfat tvättar
sitt långa hår. När hon reser sig och trevar efter handduken går
kameran över till att skildra förloppet i slowmotion: med håret
hängande över ansiktet, i en krum och trevande framåtböjd
position, framstår hon ur det subjektiva perspektiv, som man kan
förmoda är identiskt med pojkens, som en vagt omänsklig och
hotande gestalt. Samtidigt fästs vår uppmärksamhet på det
faktum att rummets väggar dryper av fukt. Så sker det märkliga,
som dessutom avslutar scenen som sådan: taket över de båda förefaller
rämna, flagor av puts rasar in.
Denna rumsliga invertering används genomgående och på
flera plan i film efter film. Utan att hemfalla åt katalogisering
skulle jag dock vilja påpeka två sådana, mer subtila exempel.
I ”Solaris" finns en scen där den astronaut som
varit på besök hos Kelvins far återvänder till staden. I vad som framstår
som en alltmer mardrömslik färd reser far och son i en förarlös
bil genom ett skyskrapelandskap avlöst av vägtunnlar: scenen,
som skall ge aningar om en genomurbaniserad framtidsvärld - den
är filmad i Tokyo - dras ut i den oändliga. Bilen fördas in i
tunnelmynningar, ut igen, med samma landskap i fonden: svartvita
bilder av glas- och betongfasader täckta med ljusreklam. Hur många
tunnlar man än genomfördas återkommer man till samma oändliga stenöken.
Det är här lätt att tolka in en avsikt: den framtida värld som
skildras i ett så kritiskt ljus präglas främst av denna frånvaro
av bärande spänningar och skapande motsättningar, ett tillstånd
av likriktat utsläckande av mening. Man återvänder hela tiden
till samma rum; ingen passage är möjlig.
Det sista exempel jag skall ge är den ironiska
underfundighet som präglar hela den grundläggande berättelsen i ”Stalker".
Den litterära förlagan, romanen ”Picknick vid vägkanten"
av bröderna Strugatskij, utspelas på USA:s västkust. Det
industriella ruinlandskap som utgör filmens fond är dock av ett
tämligen svårbestämt slag. Vissa detaljer pekar på en rysk
miljö, andra på en västerländsk - så skymtar till exempel ett antal
skyltar med engelsk text. Huvudpersonens yrke beskrives också med
ett engelskt ord: "stalker". I övrigt förefaller det
utarmade samhället utanför Zonen att passa väl in såväl på
den västliga trivialbilden av det efterblivna Sovjet som på den
ryska propagandaversionen av det förstörda Väst. Resultatet för
åskådaren blir det att denne, beroende på sin egen hemvist,
tror sig betrakta "väggens" - eller ridåns - bortre sida: möjligen ser hon, utan att veta
om det, sig själv.
V
Snarare
än att vara översättligt, hänföra sig till det ena eller
andra grundmotivet, ligger Tarkovskijs bildspråks verkliga styrka
i det sätt på vilket de i film efter film återkommande
motivkomplexen arrangeras. En enskild detalj kan repeteras,
varieras med någon väsentlig förskjutning; allt som led i en pågående
utforskning, ett oavbrutet samtal om det mest väsentliga, där
bilder i
en stundtals nästan hänsynslös process på nytt inventeras och
omprövas. Det grundläggande i denna fortlöpande självrannsakning
är den övergripande organisationen; där det ena rummet som
visar sig innehålla det andra och där det vi vant oss vid att
betrakta som tillvarons naturlagar i sin tur visar sig utbytbara
mot andra spelregler.
Kanske kan man uppfatta de båda rummen som utslag för en
sorts dualism: men det var inte med tanke på detta som jag
inledningsvis prövade det ofta så missbrukade begreppet
"andlighet". Låt oss avslutningsvis återvända till
den scen där vi tog vår utgångspunkt, med Andrej Rubljov framför
den eldhärjade ikonostasen.
Alla som någon gång varit inne i en ortodox kyrka känner
till bildväggens placering. Den rikt dekorerade ikonostasen
befinner sig i nord-sydlig riktning, så att den skiljer
altarrummet i öster, kyrkorummets "heligare" del, från
huvudskeppet där församlingen uppehåller sig. Under gudstjänstens
gång rör sig prästerna
vid vissa tillfällen ut och in genom dess tre portar, vilka har
en symbolisk innebörd med avseende på den bibliska historien.
Mittdörren, den så kallade Kungsporten, leder in till
altarrummet och saknar ofta dörr, men är då täckt av ett
draperi - ett arrangemang som i viss mån går tillbaka på
Templet i Jerusalem
och dess allra heligaste, där lagens tavlor förvarades.
Kyrkorummet avbildar också den uppdelning i himmelskt och
jordiskt som enligt kyrkans världsbild råder efter syndafallet.
Vid den ortodoxa påsken står Kungsporten öppen, medan under
resten av kyrkoåret de två rummen endast undantagsvis förenas
till ett.
”De
ortodoxa teologerna har liknat ikonostasen vid en gränslinje
mellan två världar: den gudomliga och den mänskliga, den
varaktiga och den förgängliga. Genom sin karaktär av vägg kan
det förefalla som om ikonostasen vill skilja den gudomliga världen
från den mänskliga. I själva verket förhåller det sig tvärtom.
Ikonostasen förenar de två världarna till en
helhet." (Per Petterson: Ikoner)
Kristendomen
kallas ibland för en dualistisk religion. Detta är sant i så
motto att den kristna dualismen strävar efter att i dialektisk
mening upphävas och att trossystemet som sådant hyser anspråk på
att kunna synliggöra just denna rörelse genom tid och rum. Även
på detta sätt illustrerar den ortodoxa kyrkans tudelade rum
en grundtanke i den äldre teologin, såtillvida att ikonostasen
utgör det betydelsemättade skiljetecknet mellan heligt och
profant, som för att vara synliga måste markeras som åtskilda,
men som båda strävar efter att överskrida sin antitetiska
relation; ett förhållande som påskhögtiden vill kläda i
rituella begrepp.
Vad
som är mest "verkligt" - det kyrkorum där församlingen
såväl konkret som symboliskt befinner sig, eller den
"andliga" domän som för den ortodoxe utgör
fundamentet till den värld han ser omkring sig - blir till sist
just en trosfråga.
Andrej Rubljov befinner sig i en raserad värld, där förstörelsen
till synes på ett oavvisligt sätt triumferat och där den
profana grymhetens brutalitet renderat trons yttre tecken till vämjelig
utsmyckning. Detta till trots står det på samma gång avdelande
och förenande skiljetecknet kvar på sin plats, eldhärjat men
påtagligt. Han avsäger sig inte sin tro - vilket förmodligen
varit en omöjlighet - men svarar med samma mynt som
helgonbilderna bemött honom med: tystnad.
Jag väljer att sluta här, med ännu ett citat som kom
under mina ögon medan jag arbetade på denna essä. Det är Björn
Nilsson som i en minnesruna formulerar sig på följande vis:
”Alltså
tänker jag på Andrej Tarkovskij, som fått sina första
nekrologer i dagens tidningar och
som jag talade med under en mycket lång söndagseftermiddag
häromåret. Tarkovskij trodde inte på döden. Hans mor hade
strax innan dött /.../ och han var alldeles viss om att döden
inte fanns. Tarkovskij var mycket rädd för Kriget, som alla
ryssar av den årsklassen, men själva döden var inte stort mer
än att gå från ett rum till ett annat."
Litteratur
Carl-Johan
Malmberg: ”Tarkovskijs antiutopi."
här
citerad efter ”Tarkovskij; tanken på en hemkomst"
(Alfabeta 1986), redigerad av Magnus Bergh & Birgit Munkhammar
Magnus
Bergh & Birgit Munkhammar: "Camera Obscura." Ursprungligen
i Ord & Bild 6/81, här citerad ur den ovan nämnda antologin.
Per
Pettersson: ”Ikoner." Liber 1984
Björn
Nilssons artikel stod att läsa i Expressen 6/1 1987
s
62-75
Odysseer
innehåller också essäerna
Odysseer
- om "tid" och rum i den svenska nittonhundratalsromanen
Monstret
i spegeln - om upplysning och romantik i Mary Shelleys roman, 170
år senare
Nedför
spiralen - om bärande inslag i PC Jersilds författarskap
Tärningens
insida - ett samtal med PC Jersild om "Geniernas
återkomst"
Svart
och gult - om determinism och frihet i Lars Anderssons romaner
Verklighetens
tomma hörn - anteckningar förda under jakten på realismen
Sopor
- om det kollektiva undermedvetna